在10年的教學過程中,柏林音樂學院大提琴教授喬安娜·薩倩踏足歐洲、北美洲、亞洲,接觸到各個年齡段的大提琴學生,她發現、總結了大提琴專業學生亟需了解與掌握的四大問題,對于大提琴學生而言至關重要。
1.巧用符號歸納當代演奏技法
喬安娜總結,不少學生對當代大提琴作品感到難以駕馭——相比古典時期,當代作品的創作與表現手法更加復雜,風格更加多元化,很多演奏技巧是從未有過的。例如,今年3月剛剛去世的波蘭著名作曲家克里斯托弗·潘德列茨基,其四首重要大提琴作品從根本上影響了當代器樂演奏的審美,營造出獨特的調式世界,加上創新的多變音色,在當代曲庫中占據重要地位。其中,大提琴協奏曲的華彩樂段可作為一首精彩的炫技小品獨立演奏,尤其在演出返場時。
對于演奏者來說,讀譜當代作品時難免會遇到技法相同、但被不同作曲家以不同符號記譜的情況。對此,喬安娜有自己的應對方法——將常用的當代演奏技法符號逐一列出,以供查對。她認為,在這些龐大信息、繁復技巧之上,最重要的是無窮的想象力與勇氣。每一位演奏者都需要花費大量時間、精力找尋技術問題的正確解決途徑,同時最大限度豐富音色的多樣性。
2.基礎訓練應重視
技巧訓練至關重要,它可以幫助我們發掘自身演奏的潛能,增長耐力、增強肌體,實現更高境界音樂表現力的能力。對器樂演奏者來說,如果缺乏足夠的練習,音樂表現力只能是空中樓閣。這就是喬安娜如此強調音階和練習曲重要性的原因。一首練習曲,好似一系列嚴謹小框架的結合體,需要在注意力高度集中的狀態下精準控制,以防像演奏協奏曲時那樣情感起伏、分走心神。
對于年輕的學生來說,在大提琴上探尋自己獨特的音色是必不可少的。喬安娜分析,大提琴演奏者需要在弓速與力度之間發掘音色氛圍、揉弦的頻率和富有表現力的滑音,并具備挑選適合自己曲目的能力。琴弓對我們來說,就像是歌唱家的肺,是我們音樂呼吸的重要器官。因此,喬安娜建議大家從空弦開始每日的練習,帶或不帶揉弦的長音都可以。還有一種基本訓練必不可少,它可以增加弓的控制力,鍛煉自如調整弓速的能力,并加強對音色的敏感——將弓貼近碼子,極慢速演奏弱音或強音。
當然,練琴時不要忘了隨時查看自己的身體是否舒適,是否需要調整姿勢。因此,找到一個可以堅持幾小時、適合自己的坐姿格外重要。脖子不要前傾、臀部放松,這樣我們的軀干就可以幫助自己演奏出更渾厚的聲音。“大提琴的學習者們,請記住我的肺腑之言,在我們的整個音樂生涯中,一息尚存,不忘音階!每日練習。不要老想著拉快拉強,要像歌者一樣,控制身體,感受呼吸,再用右手把它表達出來。最后請記住,要有耐心,不放棄!”喬安娜說。
3.拓寬視野豐富藝術想象力
演奏家最重要的使命就是用手中的樂器去表達作曲家的精神,完成作曲家寄托在作品中的情懷。我們是在用自己的琴聲講述那些觀眾感興趣的故事。培養藝術的想象力,使你的思想更深邃、更廣闊,有助于使琴聲更有感染力。
喬安娜認為,想更了解作曲家,就需要演奏學來幫忙。“僅僅靠聽唱片,無法幫助我們成為一名真正的音樂家。”喬安娜說,必須走出家門、進入劇院欣賞現場音樂會、歌劇和芭蕾舞劇,觀看展覽,領略那些非音樂的其他藝術,在世界各地走一走、看一看。讀書,不僅限于音樂類圖書和音樂家傳記,讀作曲家所處時代的小說、詩歌,這樣你才能真正了解作曲家生長的環境。比如,要想了解貝多芬,就要先了解他的時代,那時的歷史、文化、維也納和歐洲的生活氛圍,以及作曲家使用的語言——貝多芬、舒伯特、舒曼的歌曲和歌劇。而想要演奏好柴科夫斯基的作品,就需要了解俄語的特點,多聽柴科夫斯基、穆索爾斯基、肖斯塔科維奇的聲樂作品及歌劇,然后一本本拜讀屠格涅夫、切喬夫、托爾斯泰、布爾加科夫、普希金這些大文豪的著作。之后你會發現,相較于德語,俄語的聲音更加圓潤,音調更長,輔音更柔和。德語和法語的區別也是同理。我們還可以從法國畫家克勞德·莫奈、德國畫家梅·利伯曼,或卡斯珀·大衛·弗里德里希的繪畫色彩中找尋到這種文化差異。掌握了這些知識,再去處理作曲家的作品,便會茅塞頓開。
喬安娜特別對中國學生提出建議:因為語言的關系,需要額外學習與使用音樂術語,這些描述音樂力度、速度、色彩的詞多為意大利語,也有德語(如馬勒的作品中)及法語(如德彪西的作品中)。讀懂這些提示可使自己免于陷入技術的漩渦,幫助理解作曲家意愿。
4.大繁若簡掌握經典作品風格
從巴洛克、古典、浪漫到近現代、當代,大提琴已經有300多年的歷史,積累了很多作品,學生經常問喬安娜教授,最喜歡哪些作品?每個時期應該掌握哪些作品?
喬安娜表示,作為欣賞各類風格的忠實愛樂人,這真是一道難題。很多時候,當下的心情決定了想要聆聽或演奏的曲目。“我最喜愛那些在我生命的重要時刻學習或演奏過的樂曲,那些偉大的成熟作品、那些成就我音樂生涯的杰作。比如,作為大提琴演奏者必須掌握的《巴赫大提琴無伴奏組曲》,傾聽、演奏巴赫的作品,使我感到像回到家中一樣自在、安穩,使人找到內心的平衡。”喬安娜說,在學習這些作品的過程中,我們需要掌握復調概念、氣息的分布、和聲的進行,并注意音樂、樂句的走向。它提醒我們:大繁若簡。這些經驗都可幫助學習者對古典主義時期,比如海頓的音樂有更深的感悟。
“另一位舉足輕重的作曲家是貝多芬。我喜愛他創作的所有奏鳴曲、杰出的弦樂三重奏和四重奏、9部交響曲、歌劇《費德里奧》,以及鋼琴三重奏和三重奏協奏曲。其中《《降B大調鋼琴三重奏》(Op.97),也就是《大公三重奏》,對我來說,就如同‘東臨碣石、以觀滄海’,他的音樂教會我以愛周旋于命運的挑戰。”
喬安娜分析,當我們年少時,更容易被勃拉姆斯的音樂打動——它浪漫、憂郁又甜美多汁,用大提琴演奏起來,余音繞梁。而學習肖斯塔科維奇的音樂則意義深遠——他的大提琴、室內樂以及交響樂作品是一種象征,仿佛一位站在歐洲經年歷史變遷面前的目擊者。那些嚴肅而微妙的音樂特征,就如同作曲家本人一樣,忽而狂野亦或光彩四射,時而陰沉時而滿懷愉悅。好好研究這些偉大的作品,勤奮練習,日積月累,我們的演奏功力也會與時俱進。
有聲始于無聲,人心歸于山水,喬安娜建議音樂演奏者應常常回歸大自然,尋覓寂靜的片刻,對體會音樂大有裨益。
原創文章,作者:blues,如若轉載,請注明出處:http://www.cnyanjiang.com.cn/2335.html